Spectator

joi, 19 ianuarie 2017

“MACHBET” – TEATRUL “BULANDRA” (Sala “TOMA CARAGIU”)

SHAKESPEARE ȘI ACTORII … VICTIMELE UNUI REGIZOR

         După patru secole de la trecerea în neființă, Shakespeare … trăiește fiind “contemporanul nostru”, piesele sale celebre îi atestă valoarea pentru că sunt “oglinda” lumii indiferent de secol. Unii dintre regizorii de astăzi însă, ambiționează, să demonstreze cât de contemporan rămâne bătrânul Will, apelând la “modernizări” prin inovații teatrale ilogic plasate. Un exemplu, oferă și invitatul Teatrului “Bulandra”, Michal Docekal, regizor ceh, o personalitate premiată pentru alte proiecte, din 2015 președintele Uniunii Teatrale din Europa. Regizorul propune o adaptare a piesei “Macbeth”, alături de echipa cu care lucrează permanent, “adaptare” precizată doar, în programul de sală prin specificarea -  “dramaturgia Daniel Pribyl”. În alte țări se poartă această formulă care înlocuiește adeseori “adaptare” sau “după” piesa dramaturgului X. “Dramaturgia lui Daniel Pribyl”, în traducerea vulgară în versuri căznite de Horia Gârbea, scriitor și autor al unor piese de teatru, are drept rezultat un “scenariu” ce distruge substanța cuvântului prin care Shakespeare motivează în profunzime situațiile.

 “Dramaturgia lui Daniel Pribyl” servește regizorul care a ales piesa … “din pricina vrăjitoarelor”! Cele trei vrăjitoare prezente din prima scenă a piesei, regizorul consideră că “devin o forță în viața socială, schimbând destine, dar și viziunea oamenilor care nu mai știu ce e adevărat și ce nu”, așa motivează opțiunea sa în programul de sală. Michal Docekal compară în precizările referitoare la conceptul regizoral, “vrăjitoarele” cu puterea de astăzi a informațiilor false promovate de internet și mass media! Cele trei “vrăjitoare” sunt însă, numai elemente din ansamblu magic al piesei prin care Shakespeare a amplificat simbolic tema crimei ca soluție a obținerii puterii depline.

 În reprezentarea scenică, purtând cioc, “vrăjitoarele” sunt membrele unei echipe de figuranți dintr-o lume ridicolă unde unii prin crimă se pare, transferă la alții, o coroană mare de fier reprezentând puterea, “în regatul Scoției”. Subiectul piesei se înțelege, cât de cât, amuzant, ca o parodie. De la lupta pentru puterea supremă de “rege” – tema lui Shakespeare – pornită de Lady Macbeth și soțul “general de armată”, regizorul prezintă scenic pofta pentru funcția de … șef de birou, a unui funcționar “nătâng” de la serviciul de pază, a unei familii nebune, delirante.
În imaginea generală a spectacolului, sângele crimelor va afecta victime și ucigași printr-o metoda originală a regizorului.
 Din bucătăria familiei Macbeth, indicată în decor, sângele provine de la … un flacon de ketchup care mânjește până și sulul de hârtie pentru vase. Nu se poate remarca, dacă flaconul este de ketchup picant sau dulce! Soții Macbeth vor să își spele și mâinile după crime și apelează, tot de la bucătărie, la flaconul de … Fairy, un produs de spălat vase, cunoscut oricărei gospodine. Acestea sunt doar câteva exemple din inovațiile regizorale de a arăta că Shakespeare ar fi… contemporanul nostru.
         Viziunea sa “originală”, Michal Docekal o înfăptuiește scenic cu ajutorul echipei personale: Martin Chocholousek – decor, Hana Fischerova – costume, Ivan Acher – muzica și Arcadie Rusu din Chișinău – coregrafia. Fără rost în spectacol, se cântă la microfon și se dansează. 

Decorul marchează cinci spații de joc. Pereții glisanți din fundal deschid spațiul de joc al coșmarurilor, cum este de pildă, momentul mesei “regale”, cu invitații purtând măști de animale. Pe una din lateralele decorului, apar și gemulețe, iar unele situații vor fi comentate prin geam, de două personaje ciudate. Pe cealaltă laterală, o ușă glisantă dezvăluie bucătăria familiei Macbeth, cu toate cele necesare plus un frigider cu bomboane de ciocolată din care se servește copilul Fleance, fiul lui Banquo (Flavius Chivu). 

Tot pe laterale, dar la marginea scenei, sunt pereții unor cuști care găzduiesc inexplicabil unele personaje. Spațiul central de joc al scenei, încadrat de acești “pereți” rămâne gol, având numai pe o laterală o canapea modernă, neagră, de piele. Acesta este decorul imaginat de Martin Chocholousek, multifuncțional, dar lipsit de o solidă motivare în raport cu intențiile piesei.
Costumele sunt în același stil, să îi spunem postmodernist. În debutul reprezentației actorii susțin un dans, cu excepția celor distribuiți în cele patru personaje considerate centrale de regie. Toți vor avea, costume negre uniforme, iar fustele purtate și de bărbați, trimit cu gândul la filmul “Castelul din pădurea împăienjănită”, ecranizarea piesei “Macbeth” de celebrul regizor japonez Akira Kurosawa.

Personajele trec apoi, unii la costume cu croi actual, modern. Macbeth când nu rămâne în chiloți sau cu bustul gol, poartă un pantalon de trening, ansamblat unei haine negre și cămăși albe, elegante, iar soția, când nu e în cămașă de noapte, poartă o rochie distinsă și apoi o altă ținută ca de bal al cărui croi se îmbogățește în spate, când soțul parvine rege. Costumele Hanei Fischerova sugerează nebunia generală a unei lumi bizare, dar nu sunt și sprijin pentru configurarea personajelor și situațiilor în care sunt implicate. Muzica lui Ivan Acher vrea să puncteze, adeseori strident prin accente sonore, atmosfera generală de dezordine și să servească original dansurile care par ale unui trib, în coregrafia lui Arcadie Rusu.
       
  Viziunea regizorală se concentrează pe imagini generale, mișcare și dans pentru construirea unor metafore, ce devin însă, pleonasme ale replicilor. De pildă, dacă se rostește cuvântul “cade”, interpretul cade pe scenă sau dacă Shakespeare invocă magic metaforic în replicii cai, păsări, etc regizorul apelează la măști ori la jocul copilăresc al construcției din hârtie a unor păsări.  “Metaforic” se agită stupid într-un monolog, în fața lui Macbeth și o cruce agățată pe un fir de undiță.
 Lumea tragică a dramaturgului inundată de sângele crimelor, devine la Michal Docekal o lume de nebuni invadată de ketchup. Domină conceptul regizoral ilustrarea scenică fără logică, care împinge adeseori, în grotesc situații, ignorând importanța sensurilor cuvântului, replicii lui Shakespeare pentru a transmite cu emoție tema piesei. “Macbeth” este piesa care încununează tema luptei “regilor” pentru putere din piesele sale istorice, iar Shakespeare devine prin acest spectacol … victimă ambiției unui regizor care își dorește a fi mai presus de el.
        
Partea tristă a acestui spectacol este folosirea de către regizor a distribuției, compusă din actori stimați pentru alte roluri în teatru și în filme sau seriale tv, actori cu expediență, dar și tineri la început de drum. Indicarea distribuției în programul de sală vrea să lămurească atât cât e posibil, haosul “scenariului” și regiei, dar nu mai oferă totuși, precizările elementare și strict necesare pentru a lămuri subiectul – “Duncan, rege al Scoției”, “Macbeth, Banquo – generali în armata regelui” sau “Macduff, … - nobili scoțieni”, etc.
       
  Erau necesare aceste precizări pentru a clarifica demersurile logice ale acțiunii din piesă, spulberate de viziunea regizorală pentru care lupta pentru putere se rezumă la plimbarea unei coroane de la Duncan la Macbeth și în final la Malcolm, fiu al lui Duncan, ucis. Distribuie regizorul pentru rolurile Macbeth pe Marius Chivu, “Lady” Macbeth pe Andreea Bibiri, Macduff pe Cornel Scripcaru și Banquo pe Vlad Zamfirescu, iar pentru 47 de apariții scenice în personaje, unele importante pentru susținerea conflictului, altele doar argumente pentru conflict, doar 10 actori (!!!), marea lor majoritate tineri.  Din cei zece actori de talent, majoritatea servesc o figurație activă, în care nu pot indica rostul intervenției personajelor în situațiile conflictuale. 

Adrian Ciobanu care poartă și în civil o mică barbă, este distribuit în prima vrăjitoare, în Duncan (regele Scoției la Shakespeare), portarul, “Lady” Macduff (compoziție în travesti, firește) și doctorul. Inteligent în expresie, trecând peste aspectul exterior al bărbii personale, Adrian Ciobanu reușește să puncteze profilul general al personajelor; dotat cu flexibilitate corporală, în dans și mișcare se achită admirabil de indicațiile viziunii regizorale. În ciuda eforturilor interpretului, “regele” Duncan însă, punct de pornire al conflictului, nu mai are consistența solicitată de conflict, în viziunea regizorală. Ilinca Hărnuț este a doua vrăjitoare, ucigașul lui Banquo, dar și Malcolm care ar fi fiul lui Duncan, în final purtător al coroanei de fier regale. Toate vrăjitoarele lui Michal Docekal au o mică barbă, un “cioc” precum la circ. Tânăra actriță încearcă și reușește adeseori, să rostească replicile credibil, chiar cu tensiune interioară, în ciuda machiajului. În finalul reprezentației, regizorul forțează exagerat “scenariul” și Malcolm ajuns rege, îi pune cătușe “generalului” Macduff. La Shakespeare, acesta alături de Banquo sunt singurele personaje cu o condiție morală profundă, îngrozite de crimele din jur ale celui dornic să obțină scaunul puterii absolute, Macbeth.

Regizorul amplifică această ultimă scenă, fără o elementară logică, în care încearcă o trimitere a cuplului Macbeth spre cuplul …  Ceaușescu! Michal Docekal inexplicabil, mai vrea să sugereze că Macbeth și Macduff prin imagine sunt “gemeni”; interpreții seamănă ca ținută și poartă la început același costum cu fustă și vestă antiglonț specială, dar în prima parte, Macduff are mâna dreaptă accidentată, protejată de o legătură în jurul gâtului, ca în final, să fie zdravăn în lupta cu Macbeth. Astfel de artificii regizorale, afectează definirea credibilă a personajelor.
 Între puținii actori din distribuție care impun prin rostirea replicii, substanța personajului shakesperian, e Cornel Scripcaru în Macduff, chiar dacă este pus regizoral în situații fals motivate scenic. Actorul construiește remarcabil, în profunzime personajul Macduff prin rostirea replicii. Un alt actor de marcă, Vlad Zamfirescu se “distanțează” de propunerea regizorală și reușește să impună, personajul Banquo,” general în armata regelui Duncan”; actorul definește subtil atitudinea lui Banquo în fața ororilor, colegului de armată, Macbeth, dar personajul nu este susținut de regizor pentru evidențierea menirii sale în acțiune.

O altă tânără actriță, Irina Ștefan trebuie să rezolve o serie de apariții scenice ale personajelor Donalbain (cel de al doilea fiu al lui Duncan, cum precizează Shakespeare, dar nu și regizorul), a treia vrăjitoare, o doică, Seyton (ofițer din suita lui Macbeth, cum indică dramaturgul) și un ucigaș al lui Banquo – “generalul din armata regelui”, ca și Macbeth. Actrița își poartă bărbița de la machiaj în aceste personaje și încearcă să le motiveze prezența în diversele situații, uneori reușind. Flavia Giurgiu execută conștiincios aparițiile în “fiul lui Macduff, soldați din cele două armate, un spirit”. Regia arată fără a avea motivare în text, că prezența fiului lui Macduff s-ar petrece în seara ajunului de … Crăciun, iar acesta împodobește bradul. Cu sinceră sensibilitate parcurge Flavia Giurgiu acest moment. Numeroase personaje - figurație activă, revin actorilor: Alin State – “Lennox, Mesagerul, suită, cal, spirit, armată, un păcătos”, cum indică programul de sală, Alex Călin – “Ross, suită, cal, servitor, lord, armată, un păcătos”, Vlad Benescu – “Ross, suită, armată, spirit, Cawdor, fotograf”, rol inventat de regizor pentru a susține că Shakespeare este contemporanul nostru și Anca Diana Roșu – “Slujitoare, spirit, oameni din suită, soldați ai celor două armate, păcătos”, Raluca Nicolae – “Slujitoare, spirit, oameni din suită, servitori, soldați ai celor două armate”. Echipa figurației alcătuită din tineri actori care puteau interpreta roluri, nu exerciții teatrale comune anului întâi de studiu, este ireproșabilă și firește, mândră că se află pe scena prestigiosului Teatru “Bulandra”.
        
Macbeth și Lady Macbeth sunt personajele centrale, bogat construite psihologic de Shakespeare pentru prezentarea credibilă a temei – pofta de putere absolută, implică crime. Regizorul Michal Docekal tratează simplist construirea scenică a acestor două personaje cheie, le rezumă grotesc motivarea dorinței acerbe de parvenire la cârma puterii printr-o teatralitate inspirată parcă din teatrul de revistă. Avea la dispoziție doi actori deosebiți, pe Andreea Bibiri și Marius Chivu, dar nu a exploatat capacitățile lor. Viziunea regizorală și-a dorit ca Magbeth “generalul” să fie un “nătâng”, cum indică și traducerea unei replici rostite, aflat sub papucul ambițioasei sale consoarte.


Marius Chivu, actor cu un bogat palmares de roluri ireproșabile în special în filme, slujește indicațiile regizorului și personajul nu mai are consistență. Macbeth apare ca un bărbat cu forță, în plină putere, dar slab în a gândi, a judeca situațiile dramatice, efectul lor. Macbeth devine uneori chiar comic condus de regie. Replica lui Shakespeare nu mai are substrat, substanță în această tratare a personajului și nici relațiile lui Macbeth cu soția și cei din anturajul “generalului”. Personajul pare comic în situații dramatice extreme.
 Când se elimină din prezentarea distribuției precizările “rege”, “generali”, “nobili”, că nu convin conceptului regizoral, Lady Macbeth era mai adecvat a fi numită doamna Macbeth, iar Lady Macduff să devină tot doamnă. În doamna Macbeth, Andreea Bibiri încearcă să îi descifreze profilul psihologic și uneori, în puține momente, chiar reușește să redea complexitatea personajului prin trăirea interioră a situațiilor și rostirea replicii. Doamna Macbeth se sugerează a fi o consoartă nefericită în relația cu soțul, nemulțumită că nu are urmași, disperată. În această regie, doamna Macbeth devine, o femeie mereu isterică, patetică, se pare că înnebunește, dar nu din cauza crimelor care îi aduc sfârșitul. Regia distruge personajele cuplului Macbeth care sunt sufocate de indicații regizorale în comportament, absurde, penibile. Actorii cad victimele regizorului, fiind obligați să îi servească efectele scenice, iar adeseori, să rostească strident replica, să țipe, să apeleze la microfoane.
     
  Pentru regizorul Michal Docekal importanți nu sunt actorii în descifrarea scenică a sensurilor piesei “Macbeth”, cândva aparținând lui Shakespeare, contează numai imaginea scenică, mișcarea, efectele vizuale. Evident nu lipsesc nici proiecțiile din această viziune regizorală haotică în intenții; pe un ecran mic, sunt proiectate scurte imagini încropit filmate, fără consistență și rost plasate în raport cu derularea situațiilor din scenă. Unii regizori din estul fost comunist care au cunoscut cenzura sinistră a acelei epoci de tristă amintire, acum dau frâu liber fanteziei. Ei uită însă, de menirea lor culturală când activează miezul tematic al piesei alese pentru reprezentare.

După “Regele Lear” de la Naționalul bucureștean, “Macbeth” este un alt exemplu de spectacol lipsit de credibilitate, de transmiterea emoției și provocarea la judecarea tematicii, ridicol vrând să teatralizeze piesa lui Shakespeare, mereu actuală. Originalitatea, inovația teatrală, aplicate unui spectacol de regizor, obligatoriu trebuie să aibă la bază motivare în piesa de teatru aleasă. Să vrei a demonstra că Shakespeare rămâne contemporanul nostru, folosind ketchup și Fairy, e ridicol!

sâmbătă, 14 ianuarie 2017

“REGELE LEAR” - TEATRUL NAȚIONAL “I.L.CARAGIALE” (SALA MARE)

CÂND REGIZORUL SE CREDE MAI PRESUS DE SHAKESPEARE …
         Născut la Tbilisi, în Georgia, regizorul David Doiashvili și-a consolidat cariera prin montări moderne din dramaturgia clasică, unele premiate pentru originalitate. În 2015, la Festivalul Internațional de Teatru NETA, găzduit la Naționalul bucureștean, a prezentat “Visul unei nopți de vară” de Shakespeare, comentat pe acest blog. Regizorul este preocupat de Shakespeare de la 21 de ani, când la absolvirea Institutului de Teatru a pus în scenă “Regele Lear”, reluat apoi în alte versiuni pe diferite scene și acum, la Teatrul Național “I.L.Caragiale”.
        
În cazul de față, David Doiashvili propune un spectacol de aproximativ patru ceasuri, lung nu din pricina textului, ci pentru că a fost captivat de folosirea multiplelor posibilități tehnice moderne ale scenei Sălii Mari pentru a ilustra “scenariul” său. Piesa lui Shakespeare a fost tăiată de-a valma și remontate scenele, de nu se mai înțelege acțiunea. Nu este precizat însă, nicăieri că “Regele Lear” este un spectacol “după” Shakespeare, luat ca pretext de regizor! Imaginația debordantă a regizorului a activat mijloacele tehnice din dotarea scenei și a uitat că bătrânul Will și-a câștigat valoarea prin arta mânuirii sensurilor cuvântului, prin emoția consistentă a scriiturii. Cum Beethoven comunică gând și emoție prin muzică, Shakespeare o face prin cuvânt. Modernitatea teatrală, nu poate ignora cuvântul, argumentul solid al inovațiilor scenice concepute de un regizor. Când acesta se dorește a fi mai presus de un dramaturg precum Shakespeare, tezaur al patrimoniului cultural universal, rezultatul este un spectacol anost, lipsit de substanța emoției.
        
Regizorul David Doiashvili transformă piesa lui Shakespeare într-un scenariu de telenovelă tratată SF, despre un nobil Gloucester și cei doi fii – Edgar cel bun și Edmund, bastardul cel rău – și despre un rege cu trei fete cărora vrea să le împartă regatul ajuns senil la bătrânețe. Scenic, povestea regelui amintește de “Sarea în bucate” de Petre Ispirescu, iar cea a lui Gloucester pare o improvizație, greu de înțeles. David Doiashvili declară că a descoperit în piesă “conflictul între generații”, sugerat inexplicabil poate de replica finală a piesei rostită de Edgar: “ “Bătrânii au suferit, că te cutremuri. Noi, tinerii, trăi-vom altă viață.” Tema lui Shakespeare nu este “conflictul între generații” și nici bătrânețea care poate duce la senilitate omul. Miezul tematic rămâne în orice versiune scenică, unde poate duce autoritatea declanșată de pofta de putere, de forța deciziilor și cât de trecător e statutul de stăpân al puterii. Toți analiștii pieselor lui Shakespeare recunosc că acesta a fost un fin și mare psiholog în construcția personajelor care au motivări profunde în manifestări. Comprimarea textului fără o logică elementară, afectează grav fiabilitatea personajelor și evident, a conflictelor.
        
Din resturile piesei lui Shakespeare, regizorul împarte acțiunea pe două planuri. Unul, dar nu cel mai important pentru conceptul regizoral, este împărțirea regatului celor trei fiice de către Lear, un bărbat în putere, dar care pare în pragul senilității. Regatul e sugerat teatral “metaforic” prin … trei găleți pline de jucării pentru copii de un an. Pentru viziunea regizorală, planul major rămâne însă, așa zisul “conflict între generații” marcat prin Edgar și Edmund în relații cu tatăl, Gloucester și regele Lear. La Shakespeare însă, se animă un conflict între bastardul Edmund și Edgar, fiu legitim al lui Glocester, ambii tineri. Construiește ireproșabil dramaturgul, motivat, manifestările lui Edmund. El nu este un individ diabolic, cum se prezintă în spectacol, ci un om afectat de situația sa de fiu nelegitim, fără statut social. Edmund încearcă în final, chiar să salveze viețiile Cordeliei și lui Lear, care ordonase să fie uciși din dorința de a parveni la putere. Edgar, fiul legitim e nevoit să fugă și să se deghizeze în Tom, nebunul din preajma lui Lear. Transformarea sa e condusă confuz pentru că prin Edgar și Edmund, nu se poate motiva “conflictul între generații”, dorit de regizor.
       
  “Scenariul” conceput după piesă, cât și vizualizarea sa teatrală, sunt lipsite de coerență și logică, și fac de neînțeles subiectul gândit de Shakespeare. David Doiashvili declară că “îi place teatrul vizual” și dezvoltă ilogic această “plăcere”, ignorând motivarea prin text. Apelează mereu la proiecții pe marele ecran găzduit de scena Sălii Mari. Spectacolul debutează cu un filmuleț prin care publicul este avertizat că va asista la un “reality show” de bufonul care primește pe scările Palatului Parlamentului (fosta Casă a Poporului) personaje din jurul lui Lear, venite în ținute de seară, cu mașini elegante. Reporterul – bufon vrea să susțină un … “breking news” pentru televiziune, cum indică mereu filmulețul în alb – negru. În aceste culori se va desfășura întregul spectacol, de la decor până la costumele atemporale datorate Lilianei Cenean, fără să aibă un sens amestecul de alb-negru în raport cu textul și personajele, cum nu are nici filmulețul – prolog, în raport cu viziunea regizorală.

 Efectul proiecțiilor continuă, marcând fie ideea de show “REGELE LEAR” din filmuleț, fie cea de …“WAR” așa zisul război din finalul tragic al piese. Aceste cuvinte cu litere mari proiectate cât tot ecranul, vor să fie “lozincile” unei viziunii regizorale adresate unui public orb, handicapat. Se mai proiectează în limba engleză, de câteva ori și scrisoarea inventată de Edmund ca să îl compromită pe Edgar și alte imagini stridente și fără rost! “Teatrul vizual” dorit de regizor, firește nu se rezumă doar la proiecții stupide, se înfăptuiește în primul rând prin decor și manipularea sa, cât și prin conducerea mișcării în scenă a actorilor. Decorul aparține tot regizorului David Doiashvili, este schematic, pe două nivele, nefuncțional și completat cu o serie de elemente lipsite de rațiune – două “bălți” în care vor plonja o serie de personaje, un scaun cu rotile, etc.
 Decorul se “animă” folosind sumedenia de posibilități tehnice ale scenei – trape, mișcări pe verticală, mecanism de producerea fumului, etc. Mișcarile interpreților vor fi conduse haotic în acest “decor” bezmetic prin oferte, personajele nu vor mai avea relații pentru a susține situațiile, dar vor fi dotate fie cu pistoale, fie cu un bici, totul fără rost. Se împușcă, mor și apoi … învie! Apar astfel, o sumedenie de momente teatrale inexplicabile. De pildă, scena când Lear pare că își strangulează bufonul care cade răpus la marginea scenei sau venirea Cordeliei în final cu un ștreang de gât ca să se așeze în brațele tatălui, etc.  Aglomerarea de efecte vizuale, aparent spectaculoase, anihilează acțiunea piesei, și fac din reprezentație un ghiveci vizual, plictisitor.
         Comprimarea textului ajuns o telenovelă stufoasă în stil SF, implică și ilustrație muzicală, iar muzica originală datorată lui Nikoloz Rachveli Memanischvili este plăcută în sine auditiv, dar speculată scenic strident. Amplificarea ilustrației sonore, acoperă de multe ori replicile rostite de actori.
       
  Dorința excesivă a regizorului de a imagina efecte vizuale și apela la oferta tehnicii cu care este înzestrată scena mare, îl face să uite de importanța actorului în scenă pentru a comunica totuși, sensurile replicii lui Shakespeare, cât a mai rămas din ea. În acest concept regizoral, actorii par a fi tratați de regizor ca niște obiecte. Distribuția cuprinde interpreți remarcați în alte spectacole, unii chiar ca actori senzaționali. Viziunea regizorală reușește să risipească forța talentului deținut de fiecare din distribuție care devine doar executant supus extravaganțelor lui David Doiashvili. Personajele în conturul general, sunt fie isterice, fie mereu nervoase, fie afectate psihic sau nebune de legat și rostesc adeseori, strident, țipat replica în frazări puerile. Personajele mai sunt obligate la tot felul de exchibiții de mișcare; unii se aruncă aiurea în cele două “bălți” sau “pișcine”, bufonul e obligat să traverseze pe lung Sala Mare, făcând echilibristică pe scaunele spectatorilor și rostind un monolog, etc.

Prestează servicii regizorului – MIHAI CONSTANTIN (Lear, rege al Britaniei), Idris Clate (Regele Franței), Pavel Ulici (Ducele de Burgundia), Silviu Mircescu (Ducele de Cornwall), Rareș Andrici (Ducele de Albany), Gavril Pătru (Contele de Kent), Ioan Andrei Ionescu (Contele de Gloucester), Istvan Teglas (Edgar, fiul lui Gloucester), Tudor Aaron Istodor (Edmund, fiul nelegirim al lui Gloucester), Lari Giorgescu (Oswald, intendentul Gonerilei), Marius Manole (Bufonul), Monica Davidescu (Goneril), Raluca Aprodu (Regan), Crina Semciuc (Cordelia). Am citat distribuția din programul de sală, dar cum spectacolul este evident un “scenariu după Shakespeare” în care acțiunea nu se mai înțelege, programul de sală bine structurat ca sumar și grafică, trebuia să precizeze totuși, și acest “după”, iar la fiecare rol să indice… soția lui X și amanta lui Y și Z ori M, fiul … posibil heterosexual, etc. Actorii merită aplaudați pentru efortul lor de a executa impecabil acrobați regizorale lamentabile oferite în numele “modernismului”, dar care au distrus personajele cândva construite de Shakespeare … contemporanul nostru.
         “Regele Lear” rămâne o încropeală superficială de așa zis  “modernism”, un spectacol fără emoție, lipsit de coerență, fals tematic conceput.


P.S. “Regele Lear”, teoretic a încheiat “Anul Shakespeare – 2016”, patru secole de la dispariția sa, dar urmează la început de 2017, “Macbeth” la Teatrul “Bulandra” și alte premiere cu piesele sărmanului Will care rămâne nemuritor.

marți, 10 ianuarie 2017

“ANGAJARE DE CLOVN” – TEATRUL NAȚIONAL “I.L.CARAGIALE” (Sala STUDIO)

FASCINANTĂ ÎNTÂLNIRE CU ARTIȘTII … COPILĂRIEI

         În 1954, fiind copil am mers de mână cu bunicii la Circul Krately, instalat pe terenul unde se află acum, Hotelul Intercontinental și Teatrul Național “I.L.Caragiale”, devenit astăzi un Centru Cultural după renovare. În memoria copilului a rămas imaginea clovnului care se “juca” cu micii spectatori. Copiii mei au fost apoi, spectatorii Circului Globus. Așa am înțeles cât de nedreaptă este societatea față de artiștii desăvârșiți din circ și în special față de clovni.
         Impresionat de filmele lui Fellini, “La Strada” și “Clovnii”, scriitorul Matei Vișniec se inspiră din celebrele creații cinematografice și scrie “Angajare de clovn”. Piesa prinde viață rapid în circuitul teatral internațional și la noi, în montări diferite. Povestea celor trei clovni bătrâni, marginalizați care își caută de lucru, dezvoltă sensibil tema destinului amar al artistului de circ – clovnul. Scriitura textului se ferește de stilul obișnuit al autorului, apropiat de teatrul absurd.
       
Peter Ancuța, Emilian Mârnea și Florin Călbăjos
  După ce “Angajare de clovn” a colindat, vreme de 40 de ani de la debut multe teatre, regizorul Ion Caramitru realizează un spectacol fascinant pe o nouă versiune a textului. Încearcă și reușește pe deplin, să configureze tema piesei drept omagiu adus artistului clovn, un “artist total”. Cum se știe “clovnul este personajul care râde plângând și plânge râzând”, așa cum l-a conceput și Matei Vișniec, iar regizorul Ion Caramitru construiește teatral excelent acest portret cu o echipă admirabilă de creatori din diverse compartimente artistice. Firește, în prim planul reprezentației sunt cei trei tineri actori: PETRE ANCUȚA, EMILIAN MÂRNEA și FLORIN CĂLBĂJOS, interpreți ai clovnilor. Pentru a susține tematica piesei, regizorul include în distribuție și numeroși artiști de circ.



  
Derularea acțiunii pe mai multe spații de joc, uimește spectatorii. Ion Caramitru colaborează cu realizatoarea decorului Florilena Popescu Fărcășanu pentru a încadra spațiile de joc atractiv. Prima parte a reprezentației se petrece pe scena Sălii Studio, aflată în cunoscutul format clasic. Clovnii vin pe scenă din sală unde afișele de pe pereții laterali indică prezența unui circ. În fața zidurilor sale ponosite de pe scenă, cu alte afișe, plus un anunț de angajare de clovn pe ușa din centru, clovnii vor relata momente din biografia lor și în unele referitoare la reprezentațiile de circ în care au jucat, vor lua spectatorii drept parteneri activi.
 Pauza după primul act, transformă foaierul într-un alt spațiu de joc în care artiștii circului unde solicitau un loc de muncă clovnii, vor evolua cu mare artă. Magicianul Antonio, Vanda Rotaru, Constantin Rotaru, clovnul Cristiano, cățelușele Miss & Eliz, Bogdan Andreescu, Camelia Lazăr, Valentin Iancu, Mariana Ionescu, Cristian Enoiu, Alyssa Andreescu, Aysha Ibeido, Gamze Saldiz, Julia Petreanu, Marius Gagiu, Robert Stan Jr., Tiberiu Eftimie, amfitrionii muzicali – Clara Toplicianu, Lorena Sanda sunt artiști de circ minunați. Vor prezenta numere muzicale, de magie, acrobație, jonglerie, dresaj sau demonstrație de hula-hoop cu cercuri. În această “pauză-spectacol” publicul poate urmării în direct evoluțiile surprinzătoare ale artiștilor, dar și pe ecranele din foaier unde sunt proiectate pentru o mai bună vizibilitate.

În actul doi, spectatorii vor avea o altă surpriză, mai mare; vor fi plasați pe alte locuri pentru că Sala Studio și-a transformat în pauză spațiul, în sală arenă (de circ). Meritorie este și această inițiativă a regizorului Ion Caramitru prin care demonstrează și tinerilor regizori că Sala Studio deține posibilități tehnice generoase, dacă … au imaginație pentru a le folosi convingător. Decorul Florilenei Popescu Fărcășanu atrăgător, cu funcționalitate, definește fiecare din cele trei spații de joc. Imaginea spectacolului câștigă în strălucire și prin costumele clovnilor, create de Liliana Cenean cu fantezie, minuțios până la amănuntul nasturilor ori al pantofilor speciali. Sunt costume care “vorbesc” și dau culoare replicii sau situațiilor desenate de clovni, completate și printr-un machiaj inspirat.

 Un rol important pentru spectaculozitatea imaginii revine lui Chris Jaeger, mânuitorul luminilor ca un adevărat artist plastic. Ultimul act derulat în arena Studioului, capătă strălucire prin jocul luminilor, o explozie de inventivitate pusă în practică prin folosirea cu pricepere a elementelor tehnice din dotarea sălii. Sporesc plăcerea urmăririi acestui spectacol, și ilustrația muzicală și coregrafia. Călin Țopa aduce în scenă muzică italiană pentru că și clovnii sunt italieni, ilustrația este melodioasă, încântătoare, completată prin numeroase accente din muzica lui Nino Rota a filmului “La Strada”, cu sens major dramatic plasate regizoral. Florin Fieroiu surprinde printr-o coregrafie originală, modernă în expresie și specifică ținutei clovnilor.
         Acest ambalaj teatral este pus în valoare prin cei trei actori minunați, Petre Ancuța, Emilian Mârnea și Florin Călbăjos, în rolurile diferențiate tipologic ale clovnilor. Amintim că lansarea lor în viața teatrală s-a petrecut la Gala Tânărului Actor “Hop”, iar recitalul lor a devenit apoi, spectacolul “ActOrchestra” prin care s-a lansat la Naționalul bucureștean proiectul “9G” (“Noua generație”). Acești tineri actori sunt absolvenți ai universității “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, care au avut șansa de a își cizela talentul la clasa cunoscutului dascăl Miklos Bacs. Cariera lor s-a consolidat în câțiva ani, activând intens pe diferite scene din țară, iar astăzi sunt angajați ai Teatrului Național din Capitală. Petre Ancuța și Emilian Mârnea s-au remarcat și în musicalul “West Side Story” conceput de Răzvan Mazilu pentru Festivalul Național de Teatru, pe nedrept omis din repertoriul teatral curent. Ei se dovedesc a fi acei rar întâlniți “ACTORI TOTALI”. Cântă vocal, dar și la diferite instrumente, dansează, fac pantomimă, dar pot interpreta și roluri comice sau dramatice, construite interior ireproșabil. Regizorul Ioa Caramitru care este și un mare actor, a știut să evidențieze capacitățile multiple, talentul fiecăruia pentru a defini diferit portretul fiecărui clovn. Petre Ancuța actor, muzician și compozitor este Filippo cel șmecher cu sticluța de băutură în buzunar. Flexibil în expresie, jonglează cu dramaticul și comicul, creează o diversitate de relații cu partenerii, trăiește cu tot sufletul fiecare situație și transmite emoție. Emilian Mârnea în bătrânelul Nicollo, cu o sensibilitate aparte evocă amintirile clovnului, colorează gestual tipologia specială a celui care râde când de fapt își deplânge soarta. Florin Călbăjos este Peppino, clovnul căruia în final i se frânge destinul și compune un alt portret de artist al circului. Peppino se laudă că a fost cândva și actor de teatru, într-un monolog amintind de Richard al III-lea excelent susținut de Florin Călbăjos care trece apoi la efecte de clovnerie, interpretarea sa fiind mereu pe muchia de cuțit între comic și tragic. Cei trei firește, cântă la diverse instrumente, dansează, se dovedesc “actori totali” și fiecare cucerește aplauzele spontane ale publicului în momentele speciale care îi revin. În prima parte a reprezentației sugerează fiecare, bătrânețea personajului, realizând apreciabile compoziții de vârstă, dar în arenă, la final, ei vor să uite vârsta și vor să fie clovni activi, muzicali, de expresie gestuală personală, de cuvânt, de situație, toți provocatori ai exploziilor de râs ale publicului. În arena unde ei vor să își exercite profesia de clovni, intervin din când în când cu sens bine definit regizoral, și artiști ai circului.
        
Pentru publicul venit la acest spectacol din “circul” realității curente activ și trist, întâlnirea cu arta adevărată a clovnilor, bufoni ai lumii, este o mare bucurie. “Angajare de clovn” se înscrie în rândul restrâns al spectacolelor senzaționale, la care spectatorii maturi își amintesc de bucuriile copilăriei, iar copiii care îi pot însoți rămân uluiți de magia clovnilor și arta artistului de circ. Este senzațional acest spectacol și pentru a cunoaște și reține numele unor artiști totali, dar și pentru a descoperi surpriza posibilităților tehnice, moderne de care dispune Naționalul bucureștean, cu inventivitate evidențiate de regizorul Ion Caramitru și echipa sa pentru a servi textul și tematica aleasă.


P.S. Exploatarea dotărilor tehnice obligă însă, la o viziune regizorală coerentă, raportată la conținutul și tematica piesei. În următorul comentariu la “Regele Lear” de Shakespeare, constatăm care poate fi rezultatul excesului folosirii posibilităților tehnice multiple cu care este dotată și scena Sălii Mari a Naționalului pentru efectele teatrale dorite de regizorul georgian David Doiashvili.